José de Ribera (Játiva, España, 1591-Nápoles, Italia, 1652) fue
pintor y grabador, para muchos el primer gran pintor barroco español, aunque
desarrolló su carrera en Italia.
Martirio de san Felipe (1639) es la obra maestra de José de Ribera.
En la carrera
artística de Ribera se distinguen dos etapas: de formación, en España hasta
1610 y en Roma hasta 1616, y de madurez, en Nápoles, desde 1616 hasta 1652.
La pintura de
Ribera se caracteriza por la precisión en el dibujo, la pincelada pastosa, la
monumentalidad de las figuras y la expresividad de los personajes; además, si
los cuadros son tenebristas por el contraste entre luces y sobras y las
tonalidades oscuras, pero si son coloristas por el predominio del color, las
tonalidades claras y las escenas dinámicas. Hasta 1632 los cuadros de Ribera son tenebristas, hasta 1650 coloristas y en los últimos años recuperó el tenebrismo de la juventud.
La casi
totalidad de los cuadros de Ribera son religiosos, mitológicos y retratos.
Entre los religiosos predominan los martiriales, que siguen los principios del
Concilio de Trento (1545-1563) y de la Contrarreforma , con el fin de reforzar entre los
creyentes la fe católica; en los mitológicos reivindicó la Antigüedad clásica; y
en los retratos buscó dignificar a la persona.
De los años
que Ribera pasó en España no hay certeza alguna por falta de fuentes
documentales concluyentes y obras firmadas por él. Aun así se cree que se formó
en el taller de Francisco Ribalta.
Ribera viajó a
Italia en 1610. La primera parada importante fue Parma, y en 1611 se instaló en
Roma; allí completó su formación: pasó por la Academia de San Lucas y
estudió la pintura clasicista de Ludovico Carracci y el tenebrismo de
Caravaggio, de quien fue un gran seguidor.
El gusto (1615) es uno de los lienzos
que componen la serie Los cinco sentidos.
De los
primeros años de Ribera destacan los cuadros San Martín compartiendo su capa con un pobre (1611), pintado para
la parroquia de San Próspero de Parma, del que se conserva una copia; la serie Los cinco sentidos (1615) en la que
desde un enfoque naturalista se interpretan los sentidos mediante escenas
evidentes para cualquier espectador: la vista se asocia a un telescopio, el
oído a un laúd, el tacto a una escultura, el gusto a la acción de comer y el
olfato a una cebolla; y La resurrección
de San Lázaro (1616), lienzo de disposición apaisada en el que Ribera
muestra su gusto por el tenebrismo.
Ribera se
instaló en Nápoles desde 1616 hasta su muerte en 1652 atraído por un mecenazgo
artístico financiado por un comercio próspero. Hizo carrera trabajando para la
corte de los virreyes; tanto fue así que el virrey III duque de Alcalá le
nombró pintor de la Corte
en 1624.
En la década
de los veinte del siglo XVII Ribera alcanzó fama europea gracias a los
grabados. Realizó 18 planchas que le sirvieron para dar a conocer su obra y
ganar encargos de pinturas. Casi todos los grabados se hicieron a partir de
cuadros ya pintados. Destacan Lágrimas de
san Pedro, San Jerónimo leyendo y
Sileno ebrio. Rembrandt estudió los
grabados de Ribera y los calificó de excepcionales. Alcanzado el objetivo de
darse a conocer Ribera dejó de hacer grabados.
Lágrimas de san Pedro es uno de los
grabados que Ribera realizó en los años veinte del siglo XVII para darse a
conocer en Europa.
Ribera pintó
sus cuadros más tenebristas entre 1626 y 1632. Los lienzos están atravesados
por diagonales de luz, que remarcan los contrastes entre las zonas iluminadas y
las dejadas en sombra. Las mejores obras de estos años son Sileno borracho (1626); Martirio
de san Andrés (1628), San Andrés
apóstol (1630), la serie Filósofos
(1630) y La mujer barbuda (1631).
En Sileno borracho Ribera muestra sus
conocimientos acerca de la religiosidad clásica. Sileno se asocia con Apolo y
con Baco; aparece tumbado rodeado por tres sátiros, uno de ellos vierte vino en
su copa.
Sileno borracho
(1626) es uno de los cuadros mitológicos de Ribera.
En Martirio de san Andrés Ribera se
presenta como fiel seguidor del tenebrismo de Caravaggio. San Andrés esta
siendo atado a la cruz en aspa y rehúsa adorar la imagen de Zeus que le ofrece
el cónsul de Patrás; aparece en escorzo diagonal iluminado de forma violenta
mientras los verdugos quedan en la sombra. Destaca el tratamiento naturalista
de las anatomías, los gestos y los ropajes.
En San Andrés apóstol se busca el impacto
emotivo. San Andrés aparece con el torso desnudo abrazando la cruz de su
martirio; el fondo es oscuro y el santo recibe la luz desde la izquierda; se
hace referencia a su condición de pescador mediante un anzuelo del que cuelga
un pez.
Martirio de san Andrés (1628) es uno más
de los martirios que pintó Ribera.
De la serie Filósofos destaca Arquímedes; le retrata en una pausa en la tarea de estudiar y
mira al espectador buscando su complicidad. Ribera muestra un dominio técnico
absoluto al mostrar al personaje de una manera natural, sin disimular los
rasgos distintivos de la vejez, como son las arrugas en el rostro y los dedos
enjutos.
Ribera pintó La mujer barbuda a petición del III
duque de Alcalá, virrey de Nápoles. Retrata a una mujer que sufre hirsutismo;
en su rostro muestra la evidencia de su enfermedad y el drama psicológico que
sufre por su aspecto varonil; su marido aparece con una actitud de resignación.
La mujer barbuda (1631) es uno de los
cuadros más impactantes de Ribera.
En la década
de los treinta del siglo XVII Ribera evolucionó desde el estilo tenebrista a
otro más colorista y luminoso. Dicha evolución se explica por la influencia
recibida de Guido Reni, Anton van Dyck y la escuela veneciana. Sin embargo,
siguió pintando los mismos temas con absoluto naturalismo. Las obras más
sobresalientes de estos años son Inmaculada
Concepción (1636), Asunción de la Magdalena (1636), Isaac y Jacob (1639), Martirio de san Felipe (1639), El sueño de Jacob (1639) y El pie varo o El patizambo (1642).
En Inmaculada Concepción la Virgen María se
presenta de un modo tradicional, con manto azul , que sirve para representar a la Virgen como reina de los cielos y simbolizar su nobleza y eternidad, y túnica blanca, que simboliza su pureza, y ángeles a su
alrededor. Llama la atención la exuberancia cromática.
Asunción de la Magdalena representa el sacramento
de la penitencia, pero también la fascinación por la belleza femenina.
Asunción de la Magdalena (1636) es
uno de los cuadros de Ribera más coloristas.
El lienzo de Isaac y Jacob se presenta apaisado y la disposición de los personajes refuerzan la horizontalidad. Los
personajes están unidos por gestos y el espectador al cuadro a través de la
mirada de Rebecca. Es una obra bajo influencia veneciana como se aprecia en el
tratamiento del color. Llama la atención por sus calidades el bodegón dispuesto
a la derecha, más teniendo en cuenta que Ribera no cultivó el género del
bodegón.
Martirio de san Felipe es la obra
maestra de Ribera. El pintor eligió el momento anterior al martirio al que fue
sometido san Felipe, aquel en el que unos verdugos ataron al santo a la cruz y
lo izaron, ante la indiferencia de unos testigos y la curiosidad de otros. La
escena se estructura sobre la diagonal que se dibuja desde el brazo derecho del
santo hasta su pierna izquierda; en el centro, la figura protagonista de san
Felipe; el resto de personajes se distribuyen a su alrededor en orden de
importancia y tamaño: los sayones, el de la derecha sosteniendo una pierna a
san Felipe, y los de la izquierda izándole y, más alejados, los testigos, a
derecha e izquierda. Ribera retrató a san Felipe ajustándose a los cánones
establecidos en el Concilio de Trento (1545-1563) para la representación de los
mártires: sufrimiento contenido, resignación ante el martirio y fe y esperanza
en el Señor; de ahí que san Felipe eleve su mirada al cielo; los verdugos
reflejan el esfuerzo físico en rostro, brazos y piernas en tensión; los
testigos de la derecha dirigen sus miradas hacia san Felipe a la espera del
martirio; los testigos de la izquierda se muestran indiferentes; la mujer con el niño dirige la mirada hacia el
espectador del cuadro. Los colores y la distribución de la luz remarcan la
angustia previa al martirio; destacan por contraste el rojo del ropaje del sayón
de la derecha y el azul de cielo, pero predominan el marrón, el verde, el gris
y el amarillo en tonalidades oscuras. La luz se utiliza para iluminar los
rostros de los personajes y el cuerpo de san Felipe. Otras características son
el dibujo preciso, la pincelada pastosa y el movimiento.
En El sueño de Jacob se presenta el
episodio bíblico en el que Jacob se echa a dormir y sueña con una escala de luz
por la que bajan y suben ángeles, símbolo de la vida contemplativa. Ribera
pintó a Jacob con absoluta naturalidad.
Ribera
en El patizambo (1642) reivindica la
dignidad de las personas discapacitadas.
En El patizambo Ribera buscó dignificar la
condición de una persona lisiada y pobre que ejerce la mendicidad. Lo consigue
dando al personaje una prestancia monumental al retratarlo desde un punto de
vista bajo, igual que se hace en los retratos de reyes y nobles; se presenta de
cuerpo entero sobre un fondo de paisaje, mira al espectador y le sonríe. Llama
la atención el contraste de colores, entre el azul del cielo y los tonos
terrosos del vestuario del patizambo.
En sus últimos
años Ribera recuperó el tenebrismo de su primera etapa. De estos años destacan Santa María Egipciaca (1651) y San Jerónimo penitente (1652). En ambos
lienzos Ribera se esmeró en retratar la humanidad de los santos y la intensidad
de sus emociones.
San Jerónimo penitente (1652) es la
última pintura de Ribera. En sus últimos años Ribera vuelve al tenebrismo de sus
primeros años.
La
trascendencia artística de Ribera se debe al menos a los siguientes motivos:
- Popularizó el tenebrismo de Caravaggio.
- Dio a conocer sus obras a través de su colección de grabados, que Rembrandt calificó de excepcional.
- Influyó en pintores barrocos españoles de la talla de Velázquez y Murillo.
- Creó la escuela napolitana de pintura barroca formada entre otros por Luca Giordano, Máximo Stanzione y Giovanni Lanfranco.
Para muchos
José de Ribera es el primer gran maestro de la pintura barroca española.